Please note:
To see all examples from a series of works, please scroll images sidewards. Arrows appear on hover.
One complete set of all the 100 works is reserved as a unit.

Six new entries: 2023 + [HU]

In the context of the exhibition in Veszprém, an idea was set to live that had already been part of the original 2019 concept: As the exhibition was meant to travel, it was intended to invite artists from the region, local area or even nation the respective venue would be located. Contacts to all continents had already been made, from Beijing/China through Rabat/Morocco, Melboure/Australia and Montevideo/Urugay. However, the Covid-19-Pandemic forced the complete cancellation of these plans.

The more, it was a real pleasure to be able and invite 24 Hungarian artists to make proposals for additional contributions to the 2023 exhibition. As a consequence, the organisers – SAMMLUNG SCHROTH, House of Arts, Veszprém and drj art projects, then had to make hard a choice to finally select six works for the extension of the CENTURY-project.

The new entries are to be seen here [ordered alphabetically by first name, as the complete project is]:

András Wolsky [*1969 · HU]. Random dynamics of size A/4, 2023.

Random dynamics of size A/4.
I, II, III, 2023. Paper, acrylic, 29,7 x 21 cm.
Three unique works.

Only III [magenta] still available.
700 € net each.


The starting point of my work is the A/4 paper industry standard size itself, the A/4 paper form.
With this work, I have now reached back a bit to my university years spent at Dora Maurer. In fact, the beginning of my 25-year career goes back to the point when the defining element and starting point of my works were the proportions of the image medium and its specific dimensions (often found, randomly found boards).
My present work are adapted to the A/4 standard size.
So the basic shape of 297×210 mm is given. With the „help“ of this generated shape, I rotate it once on all four sides of the paper. (The center of rotation can be the corner points of the page and the points of the side bisector.) Which point is the center of rotation on a given page is determined by chance. In the same way, the generated randomness determines the angle at which the A/4 form should be placed on the paper, and the randomness also determines the width of the bands (that is, the contour thickness of the randomly rotating A/4 form).
According to my conception, the randomly created 4-layer line structure creates a system independent of me, actually the A/4 standard size itself and chance shape the composition.
The work become really exciting because a new line dynamic is created at the intersections of the intersecting strips located at different angles.
My work deal with the important segment of the Bauhaus, how industrial materials, sizes can be connected to art and artistic concepts.

Gyula Sagi [*1987 · HU]. Op. 1-9

Op. 1 – 9, 2023 Bauhaus Century.
Ink on paper, 29,7 x 21 cm.
Series of unique works

400 € net each



Energy, repetition, order, and disorder are the main principles of the Universe. So I chose them to be the basis of my working methods. My works are highly sensitive gesture “paintings” and, due to their repetitive technique, meditative tools for me.
These A4 format ball pen drawings were created for the exhibition Bauhaus Century in Veszprém, Hungary. They belong to my “Analog-noise” series, which I have been developing continuously since 2017.
They are pseudo scientific researches, extremely sensitive spectrographic measurements of far away interstellar objects, and galaxies.

István Halmi-Horváth [*1973 · HU]. Colour Structure A4/1, 2023.

Colour Structure A4/1, 2023. Acrylic Painting on Paper, 29,7 x 21 cm.
1 + E.A. (Unique painting, 1 copy on paper)

sold


With the mapping, optical properties of the juxtaposed lines and stripes, I strive to represent reality and illusion together. My intention in this work was to show light and darkness, spatial depth, through different degrees of a colour, leaving free its philosophical, spiritual, scientific approaches. My aim is to show ambivalences, not to make statements, but to raise questions about the nature of the reality we experience, its receptivity.

Julia Nema [*1973 · HU]. 21, 2023.

21 4/1  artist paper + tracing paper
21 3/1  artist paper + tracing paper
21 2/2  watercolour paper + tracing paper
21 2/1  artist paper+tracing paper
21 1/3  washi paper + watercolour paper

Series of unique works. All 2023, 29,7 x 21 cm.

Four works available, 300 € net each.

A4 format is our most frequently used standard paper size. It is so ordinary that it is exciting. In recent years, I have made exclusive use of this format for a number of reliefs and collages, working with my own mix of paper and porcelain. This process serves me as a framework of both vision and haptics to elaborate on the conditions, dimensions and relations of white.
For CENTURY. idee bauhaus project, I chose to use blank paper only and created a set of A4 size paper works, each composed of two entire A4 format sheets, by folding, cutting and overlapping them. Each work includes, hides or reveals a square shape of 21×21 cm. The qualities of selected paper stocks range from soft to hard, thick to thin, solid to translucent, warm tone to cold.
This limited set of rules, however, opens up a wide range of possibilities where the difference between plane and space is dissolved. Through the interaction of tactile qualities and elusive color fields, the relativity of whiteness is awakened. Transparency makes a home for visibility and existence.
In this body of paper works entitled „21“, I evoke two Bauhaus Masters I admire the most – László Moholy-Nagy and Josef Albers.

Tamás Jovanovics [*1974 · HU]. B1, B2, B3, 2023.

B1, B2, B3, 2023, oil based coloured pencil on 350 gr. Bristol paper, 29,7 x 21 cm.

Three unique works.

700 € net each


For me, one of the most intriguing aspects of the whole Bauhaus movement is theatre – also defined as ‘artistic metaphysical mathematics’ by Oskar Schlemmer. The drawings that I sent to the ‘CENTURY+[HU]’ project are in a way a homage to the choreographies and costumes of the figures of the Bauhaus theatre set. I also think in general Bauhaus was the first to demonstrate that mathematical/geometrical thinking is not in opposition to artistic thinking. This explains why I use the common 5 mm grid of the mathematics notebooks as a departure point in these drawings. On the other hand, these drawings are reminiscent of an older series of mine, called “Sliced Paintings” or “Boogie-Woogie series”, just in this case there is only one central, vertical, irregularly geometrical, cut shape (in order to recall the abstract human Bauhaus dolls), the cut-off pieces are not used in the composition (unlike in my former larger size sliced paintings, where the smaller lateral cut-off pieces were reorganised and of notable importance in the final composition) .

Vera Molnar [*1924 · HU]. Inclinaisons, machine à écrire.

Inclinaisons, machine à écrire, 1974/2023. Serigraphy on paper, 29,7 x 21 cm.

Edition 7 + 3 E.A.
3 works available.

400 € net

Adaption of a work from 1974, special edition proposed by the artist for CENTURY. idee bauhaus +[HU] in spring 2023.

Produced by Galerie Linde Hollinger, Ladenburg [DE].
Certificate of authenticity provided by drj art projects.

Alain Biltereyst [*1965 · BE]. Untitled, 2018.

Two coloured digital print. 20 + 5 E.A.

I try to treat my source material as a precious find and with a great deal of respect. I refer to historical abstraction and at the same time try to catalogue my own world.

300 € net

Albert Weis [*1969 · DE]. folder, 2018.

Farb- und Rasterfolien auf gefaltetem Papier.
20 + 3 E.A.

Drei Exemplare:
folder R-1697.323.323 [purple, sold]
folder R-1648.307.307.307 [black]
folder R-1512.1512.1512.1512 [grid]

Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Verhältnis von Norm (DIN A4) und geometrischen Grundformen, dem Quadrat, dem Dreieck und dem Kreis. Über die Momente von Faltung und Beschichtung entstehen räumliche und architektonische Bezüge. Mit den Rasterfolien wurden besonders in den 60er und 70er Jahren die Pläne und Blaupausen für die architektonischen Planungen erstellt. Die unterschiedlichen Punkt- und Linienraster überlagern sich zu irritierenden Strukturen, die wieder an städtebauliche Strukturen der Moderne erinnern können.

500 € net

Alicja Gaskon [*1984 · PL]. „The Knot (Weimar-Dessau-Berlin)“, 2018.

Acrylic and Screenprint on Cotton Rag Paper. 10 + 2 E.A.

The work focuses on Bauhaus’s complicated history of existence at three different locations as well as its gender politics. Due to the political climate of that time, shifts of focus, technique and instructors, the school moved three times over the total distance of 305 km. The measured space between the Weimar’s, Dessau’s and Berlin’s locations is depicted in the 1:100 000 scale of the weaved lines. The black line that traverses the tangled knot serves as a visual representation of the road between those locations. Both the structure as well as the title of the work are based on the “Knots” series executed by Anni Albers in the late 40’. Albers was a Bauhaus student since 1922. After 1931 she became the Head of the Weaving Workshop, which made her one of the very few women to hold such a senior role at the school. The Weaving Workshop was at first a neglected part of the Bauhaus that later became one of its most successful facilities. In a way, although the school fronted progressive ideas of gender equality, it still maintained many barriers for women (different standards in the acceptance policy for women, redirecting female students into more domestic subjects of weaving, or ceramics, etc.). Anni Albers developed many functionally unique textiles combining properties of light reflection, sound absorption, durability, and minimized wrinkling and warping tendencies and played a fundamental role in the development of the Bauhaus school’s weaving program.

250 € net

Alison Hall [*1980 · US]. Entrance, Exit, Envelopment, 2018.

Gouache and graphite on paper. 3 unique works

These drawings are made with gouache and graphite on paper. They are each originals, hand made with slight variations. The titles reference my association to an Albers image (a small postcard) that hangs in my studio. I’ve had an Albers image (Study of the Homage to the Square, Departing in Yellow, 1964) on my studio wall for two years, it hangs next to an old photograph of my mother (a poor child of Appalachia, she’s standing in a doorway of a shack) that was taken in the 50’s, the photograph is square, a common format in mid-century photography. My mother is three years old in the photograph, she is a different form, a different being from the woman in which I now know. The Albers composition that hangs adjacent to my mother is from the Tate, a postcard that I picked up while traveling in London. When I saw the painting for the first time during this trip, my best friend Nicole was in the final stages of cancer (transforming, departing) and I saw this abstract painting as light to another dimension, a doorway, a way to enter and to exit. I think a lot about the movement of the Bauhaus artists during their lifetime, how they left home, to find new spaces to live and to work. I think a lot about how external conditions effect the human spirit, how we are transported by things that we cannot control. For two weeks every fall, the tree outside of my studio window in Brooklyn becomes the exact same color as the center square of the Albers, it usually coincides with my friend Nicole’s birthday.

1.000 € net

unavailable

Anette Haas [*1961 · DE]. 100 Augenhöhen. Verbundene Raumpunkte, 2018. Für Paul Klee.

Pencil on Paper. Serie von 10 Unikaten

„Die Waagerechte ist die Verbindung der auf Augenhöhe liegenden Raumpunkte auf der Augenlinie.“ (Paul Klee). In: Paul Klee, Das Bildnerische Denken. Beiträge zur bildnerischen Formlehre: Vorlesungen am Bauhaus in Weimar und Dessau (1921-1931): “Linie, Fläche und die Orientierung im Raum“, Hrsg: Jürg Spiller, Basel/ Stuttgart, 1956, S. 146

100 € net

No. 4 to 10 available

Angelika Schori [*1981 · CH. The moving Dormant, 2018.

Paper, layered and cut. 3 unique works.

Das Quadrat symbolisiert die ruhende Materie, der Kreis symbolisiert den ewig bewegten Geist. So die Bekundung durch Johannes Itten in seiner Farbenlehre. Wenn man sich dieser Aussage gedanklich annähert, so denkt man anfänglich, dass die Ruhe und das Bewegte etwas Gegensätzliches sind und somit die Harmonie ausschliessen. Das Werk hier vermag aber in Ittens Sprache zu sprechen und zeigt uns, dass diese zwei Pole, im Auge des Betrachters, eine ruhige Klarheit schafft. Eine reduzierte Formsprache, so wie sie zu Bauhaus Zeiten erstrebenswert war.


Two available.
370 € net

Anna Kubelík [*1980 · CH]. Synästhesie I, 2018.

Aquarell, Tinte, Farbe. 10 + 3 E.A.

inspiriert von Gertrud Grunow, die mit Farbe, Bewegung und Klang arbeitete.
Sie war Pionierin der ‘Synthetischen Pädagogik’ am Bauhaus.

250 € net

Anna-Maria Bogner [*1984 · AT]. ohne Titel, 2018.

(CTF) Computer to Film. 20 + 3 E.A.

Der Offsetdruck leitet vom Zeitalter der industriellen Produktion über in das Zeitalter des digitalen produzierens. Gleichsam sind seine Mittel in den Druckvorstufen in seiner Anfangszeit noch geprägt vom Lithografischen Druckverfahren (erfunden 1796 von Alois Senefelder) mit schweren Steinplatten, lösen sich davon aber zügig und die Steinplatte wird alsbald ersetzt durch Druckplatten aus Metall (erste Offsetmaschine geht 1910-1912 in Leipzig auf den Markt) und später mit Film. Der entwickelte Film wird auf eine beschichtete Platte gelegt, diese wird belichtet und entwickelt. Dieses Verfahren wurde im Zuge der Computerisierung, durch das Verfahren Computer to Film (CTF) abgelöst und später wiederum durch das Verfahren CTP (Computer to Plate) ersetzt. Heute markiert das CTF – Computer to Film Verfahren die letzte Station vor der kompletten Digitalisierung der Druckvorstufe. Mit der fort-schreitenden Computerisierung starben Berufe wie der des Retuscheurs und des Druckformenherstellers aus. Die Verwendung von Film als Druck-form ist damit das letzte Zeugnis einer Produktionskette in dessen Abfolge des Herstellungsprozesses der Mensch als solcher noch involviert ist.

300 € net

Annegret Hoch [*1969 · DE]. ANNI I, II und III, 2018.

Collage with Coloured Adhesive Labels on Paper. 3 + 3 E.A.

Der Titel ANNI bezieht sich auf Anni Albers.


450 € net

unavailable

Annett Zinsmeister [*1967 · DE]. Bauhaus revisited VI IdlV, 2018.

Digital Print on Laid Paper. 20 + 1 E.A.

The piece is based on my work series virtual interiors, concepts for site specific spatial installations made out of photographs of selected architecture as built heritage of Bauhaus and Modernity. The Virtual Interiors oscillate between utopian promise and dystopian inhospitableness of cities, between an aesthetic of the constructive minimal, and a chilling monotony of the serial, between authenticity and illusion. I am scaling photographs of façade fragments of modern or mass architecture and translocate them from urban space to inner rooms by lining real spaces with virtual façades. Bauhaus revisted VI IdlV represents a mixture of real and fictive space: The boundary between inside and outside, between private and public, between real and virtual become blurred.

500 € net

Antje Dorn [*1964 · DE]. #1, 2 & 3 from the series “Freischwinger”, 2018.

Watercolor on paper. Series of 13 unique drawings


980 € net

#2 & #3 available

Arne Schreiber [*1974 · DE]. #733 Seite 429, 2018.

Digitaldruck auf Papier. 4 + 1 E.A.

Kannibalismus – oder – Bilder vom wiederholten Gebrauch. Der Form nach handelt es sich um eine im digitalen Druckverfahren hergestellte Edition von einer Linien-Zeichnung, welche mit Acrylmarker und Lineal auf einer kopfüber gewendeten Buchseite ausgeführt ist, die wiederum eine Reproduktion des „Stahlrohrsessels Wassily“ von Marcel Breuer, in dem berühmten Design aus dem Jahr 1925 zeigt. Marcel Breuers ikonisches Design des Stahlrohrsessels ist ein vielfach reproduziertes Sinnbild einer Idee von Moderne, die heute 100 Jahre zurückliegt. Inspiriert von der transparenten Funktionalität der Gestaltung und seiner gleichzeitigen Fetischisierung, übt der Stahlrohrsessel eine merkwürdig ambivalente Kraft auf mich aus. In der Überzeichnung dieser Reproduktion wird ein vieldeutiges Abbild der Überlagerungen von Bildschichten, im sich wiederholenden Gebrauch von unterschiedlichen Abbildern, sichtbar.

500 € net

Astrid Schindler [*1983 · DE]. Scan_IMG_auf–zu_001.tiff, 2018.

Photo Etching on Cotton Paper. 10 + 1 E.A.

Ausgangspunkt meiner Überlegungen für die Ausstellung CENTURY. idee bauhaus war das Nachdenken über meine persönliche ‚Idee Bauhaus‘. Wie verhalte ich mich zum Bauhaus, mit all seinen bereits ins kollektive Gedächtnis übergegangenen Ikonografien? Am nächsten steht mir der Gedanke, dass diese Hochschule einen nicht zu unterschätzenden Meilenstein in der Liberalisierung und Vermittlung von gestalterischen Arbeitsweisen und Grundlagen gesetzt hat, der bis heute Bestand hat: Keine Vermittlung formeller Grundlagen ohne pädagogische Konzepte und Ideen der Bauhaus-Schule. Ich selbst wundere mich in meinem Unterricht immer wieder darüber, welch großen Schlüssel Bauhaus für Studierende und künstlerisch interessierte Menschen darstellt, um Wirkungen im Bild zu untersuchen, Abstraktion zu verstehen und die Scheu im Umgang mit ‚Kunst‘ zu verlieren. Als jemand, der die Ästhetik des Bauhauses mit der ‚gestalterischen Muttermilch‘ aufgesogen hat, an deutschen Hochschulen zur Künstlerin ausgebildet wurde und jetzt selbst dort ausbildet, will ich meine Arbeit, die ich zu ‚idee bauhaus‘ beitrage, auf die mir sinnvollste Art und Weise verstehen: Als ein Artefakt eines geschichtlichen Prozesses, bei der die damals aufgestellte ‚idee bauhaus‘ noch hundert Jahre später als Echo mitschwingt und es nicht nötig hat, explizit darauf Bezug zu nehmen, sondern diesen Sockel nutzt, um eine ‚Idee‘ von Kunst weiter zu bearbeiten.

200 € net


Zur Arbeit:
Die Arbeit Scan_IMG_auf-zu_001.tiff, 2018 entstand im Prozess meiner künstlerischen Untersuchung aus der Idee heraus, zwei unterschiedliche technische Verfahren der Bilderzeugung und -reproduktion zusammenzuführen. Daran interessiert mich am meisten die Überführung einer banalen Handlung in ein Bild, das durch eine weitere mediale Transformation mit einer anachronistischen Widersinnigkeit aufgeladen wird. Dazu führten mich sowohl mein Interesse und künstlerisches Forschen an digitalen bildgebenden Verfahren, sowie deren Bedeutung für unsere Bildwahrnehmung und Wiedergabe, als auch meine handwerklichen Kenntnisse in der ‚traditionellen‘ Künstlerradierung. Die digitale Vorlage ist entstanden, indem ich während des Scanvorgangs (Dauer: ca. 2 sec bei 72 dpi) die Abdeckung eines Flachbettscanners geöffnet und wieder geschlossen habe. Die sichtbare Abbildung ist durch gesetzte Einflussfaktoren der Hard- und Software bestimmt. Mein Einfluss beschränkt sich auf das Bedienen der Klappe. Reproduziert wurde das entstandene Motiv in der Technik der Photoradierung. Dazu wird das Motiv mithilfe einer Vorlage in einem photochemischen Prozess auf eine Druckplatte übertragen und mithilfe einer Tiefdruckpresse gedruckt.


Carles Valverde [*1965 · ES/CH]. Untitled, 2018.

Digital Print on Photographic Paper. 2 x 50 + 1 Video

A series of 2 x 50 A4 digital prints, as well as a video of the variations, also in 2 copies. The prints are 50 variants of the same drawing of an imaginary architecture created in a 3D program and manipulated in photoshop. It is a search on the relationship between the present technology, shape, colour and perspective. The drawing is particular in that it follows the viewer and changes if we keep our eyes focused on the work while our body changes position. I hope this work aspires to be a synthesis of the Bauhaus spirit.

Each print 350 € net
Price of Video on request

Caroline Kryzecki [*1979 · DE]. KSZ 30/21–04, 2018.

Ballpoint pen on paper. Unique drawings

Meine Kugelschreiber-Zeichnungen bestehen aus mit dem Lineal gezogenen Linien in den klassischen Kugelschreiber-Farben schwarz, rot, grün und blau. Ein zentraler Aspekt meiner Arbeit ist das Wechselspiel zwischen System und Zufall, Planung und Intuition. Der Prozess ist ähnlich linear und repetitiv wie beim Weben. Obwohl analog entwickelt, wirken die Zeichnungen teilweise wie computergeneriert. Den Februar 2019 verbrachte ich bei einer Residency der Josef and Anni Albers Foundation in Bethany, Connecticut, USA. Dort befindet sich auch das Albers Archiv. So habe ich noch mal einen besonderen Einblick in das Werk von Josef und Anni Albers bekommen. Für die Ausstellung CENTURY. idee bauhaus ist eine Serie von fünf Kugelschreiber–Zeichnungen entstanden. Für jede Zeichnung entwickle ich einen alphanumerischen Code, der aus Kürzeln der verschiedenen Parameter besteht: die Farbe der Linien, die Anzahl der übereinander gezeichneten Linienraster, der Abstand der Linien und ihre Ausrichtung zueinander. Der Code der hier gezeigten Arbeit KSZ 30/21–04 lautet: RA 1 / H 2 mm / R | RA 2 / H 2 mm / A1 (HL+2) / S | RA 3 / H 2 mm / A2 (HL–2) / B

1.500 € net

Two works available on request

Carsten Sievers [*1969 · DE]. without title, 2018.

Transparent paper, graphite, magic tape. 3 uniques

The folded works belong to two traditions of drawing: the demarcation of fields and the disegno – typified by the tradition of the deliberately drawn line. The single piece proceeds from an extremely reduced basic form. A curving line. The final drawing is a self-related sphere – a built selfrelation.


2.000 € net

unavailable

Christina Kubisch [*1948 · DE]. Das Manifest, 2018.

Tinte auf Zeichenpapier. Beliebig machbar

Im Jahr 2004 hatte ich mich einmal intensiv mit den ideen und Manifesten des Bauhaus beschäftigt für eine Klanginstallation in Chemnitz, die u.a. auf diesen Texten beruhte. Das Bauhaus war eine Männerdomäne, die Frauen landeten meist in den Webereiklassen und die Sprache des Manifestes von Gropius wäre heute wohl so nicht mehr möglich. Es gab engagierte Frauen im Bauhaus, in leitende Stellungen kamen sie so gut wie nie. Ich gestehe, daher ist das Bauhaus für mich nicht gerade ein Vorbild. Ich habe statt Kunst ganz handwerklich das Manifest von Gropius von 1919 abgeschrieben und leicht modifiziert.

100 net

Christoph Brech [*1964 · DE]. Bauhaus, doppelt, 2018.

Fine Art Print on handmade paper. 20 + 3 E.A.

Zwei Le Corbusier LC2 2-Sitzer Sofas werden zu einem schwarzen Quadrat zusammengestellt und von oben fotografiert, so dass lediglich die Oberflächen der 4 Sitz- und der 8 Armlehnpolster zu sehen sind. Die geschlossene Form des einen Quadrats steht metaphorisch für die Einheit der Idee des Bauhauses, die offene Form des zweiten Quadrats für die Aufgeschlossenheit gegenüber und das mit Einbeziehen anderer Formen der Kunst und des Kunsthandwerks. Die Ausbeulungen der Sitzflächen und die Abnutzungen an den Rändern der Lederbezüge der beiden Sitzmöbel zeigen die Spuren der Zeit, die seit Gründung des Bauhauses vor hundert Jahren vergangen ist.

499 € net

Daniel G. Hill [*1956 · US]. Vertical Weave 1 (verso and recto), 2018.

Woven paper. 4 unique works from an edition of 4.

What began as research into the origins of patterns adorning ecclesiastical vestments of the Eastern Orthodox Church and depicted in Byzantine icons, has developed into explorations of the relationships between material, structure, and image as they relate to weaving in its simplest form. All three of these works are extracts from the same nonrepeating, 26 x 26 unit pattern. Strips of black paper are woven vertically through two sheets of white paper. The ends of the black strips are concealed between the two sheets of white paper so that the work can be viewed from either side; recto or verso. No glue is used. The parts are held together very securely through friction. When viewed from above or below, all of this is revealed..

750 € net

Daniel Göttin [*1959 · CH]. MY BAUHAUS, 2018.

Digital Print on Sakae Technical Kraft Paper 70 gr. 3 + 3 E.A.

MY BAUHAUS is reflecting to basic modes of practice during the BAUHAUS area. Creating clear and functional work responding to conditions of life and society. MY BAUHAUS is built as an architectonic construction of typography from the word BAUHAUS itself, including the time period of 100 years since its founding. The contemporary Japanese Sakae Technical Kraft Paper is indicating the international significance of BAUHAUS till this day.

500 € net

Daniela Comani [*1965 · IT]. Bauhaus Ich, Meisterhäuser, Dessau, 1992/1995/2018.

Archival print on paper, cut. 10 + 2 E.A.

In 1992, I visited the Bauhaus Building and the Meisterhäuser (Master’ Houses) in Dessau, Germany. The Meisterhäuser were closed and in very bad condition. On an outside wall I found a graffiti tag reading “Ausländer raus (Foreigners out) – Adolf” accompanied by a swastika. I took a self portrait in front of the wall. In 1995 I used this photo in my series “Absent Subjects,” cutting out my figure from the wall. In 2018 I composed both photos (with and without subject) for a juxtaposition beetween the past and the current political state.

700 € net

Deb Covell [*1966 · GB]. New Union (1-3), 2018.

Acrylic Paint. 3 unique works

Deb Covell is a painter who celebrates the material qualities of paint by rejecting pictorial imagery and eliminating the traditional canvas support in an attempt to create paintings without restriction. In these new paintings, which she has made specifically for The Century exhibition, she follows both a systematic and intuitive approach. Each painting begins with a series of overlapping oblique coloured bands of various widths referencing the modernist colour palette. The overlapping diagonals set up illusionistic spatial depths and dynamic tensions. This process continues until the diagonals give way to horizontal and vertical bands of almost equal widths, shrinking the picture plane and collapsing any illusionary depth created, until a balanced composition emerges which belies the internal narrative and pictorial space that resides within it.

220 € net
One work available

Denise Winter [*1983 · DE]. Kreuzstich also [cross-stitch so], 2018.

Different Papers, thread. Uniques

Per Schreibmaschine sind drei Grundrisse [die der drei Bauhäuser].auf dünnes Papier getippt. Dabei wird zwischen jedes Blatt ein Kohlepapier gelegt. Der Strich bzw. der Punkt verändern Form und Intensität von Blatt zu Blatt. Die Blätter sind mit einem dünnen Nähgarn durch Kreuzstich miteinander verbunden. Das vordere Blatt, ein Transparentpapier, hält die drei dahinterliegenden Blätter allein durch das Garn fest. Das Garn selbst ist auf der Rückseite der Blätter unverschlossen, also ohne Knoten. Der Kreuzstich ist die älteste Stickerei und überall auf der Welt verbreitet. Für gewöhnlich wurde er zur Verzierung von Tüchern, Kleidung und Haushaltswaren und vor allem von jungen Mädchen angewandt.

500 € net

Dieter Balzer [*1958 · DE]. MyBauhaus, Nr.57, 2018.

iPad Drawing, Digital Print on Hahnemühle. 20 + 3 E.A.

Meine Versuche das BAUHAUS und seine Auswirkung auf die Kunst der Moderne und schließlich auf meine eigene Kunstpraxis genauer zu fassen, zu begrenzen oder zu benennen, endeten unbefriedigend. Es scheint mir fast unmöglich, die internationale Wirkung, die sich in diesen 100 Jahren entfaltet hat, zu unterschätzen. Ich habe daher begonnen, mich zeichnerisch und fast etwas intim dem Thema zu nähern. So entstand eine längere, teilweise kontinuierliche, teilweise sprunghafte Abfolge von Arbeiten. Die nun erreichte Deadline ist eine guter Anlass den bisherigen Prozess rückblickend zu betrachten und entsprechend der Vorgabe eine Wahl zu treffen und eine der Zeichnungen für das Century Projekt auszuwählen, chronologisch die siebenundfünfzigste.

300 € net

Douglas Allsop [*1943 · GB]. Three steps to Bauhaus, 2018.

Digital Print on fine art paper.
3 + 1 E.A. of each work

A proportional progression in three steps.

300 € net

Dusa Jesih [*1977 · SL]. Codominum II, 2018.

Digital Print on Cotton Paper. 20 + 3 E.A.

200 net

„Dusa Jesih [*1977 · SL]. Codominum II, 2018.“ weiterlesen

Emily Hass [*1970 · US]. Konstanzer 14 Garage, 2018.

Vintage Paper and Ink Collage on Paper. Edition 3

This collage was made using archival architectural records of Johannes Itten’s art and architecture school in Berlin, Germany. It is based on a work entitled Konstanzer, 14 Garages from my Bauhaus series that represents buildings where members of the Bauhaus Group lived and worked before 1933, when the Nazi regime forced the school to close. For this series – as with my Exiles series – I use old, found and sometimes damaged paper, to echo the pages of the archival files and bound books that provide me with my source material. Through architecture, the work is concerned with identity, place – and a culture’s loss both of individual citizens and of a creative tradition.

800 € net

unavailable

Esther Stocker [*1974 · IT]. Untitled, 2018.

Hand drawings on Paper. 3 unique works

Drawings for sculpturedresses.


Two examples [lines and squares] available.

250 € net

Fernanda Fragateiro [*1962 · PT]. “Connecting”, 2018.

Inkjet print on Cotton Radiant White 270 gr. 12 + 3 E.A.

The work is a print, after a photograph of a detail of my sculpture “(Not) Connecting”, 2008. Thought as homage to the German designer Lilly Reich, the 10 metres long sculpture, made with the full color spectrum of Gutterman’s silk threads, and pulled taught between two wall–mounted brackets, forms a minimalist color study: the solidity of the threads pulled tight transmute the materials – the “limp threads”, as Anni Albers once characterized them – into a vibrant block of color, that in its formal and minimal purity relates to the forms of both modernist painting and architecture. This work brings about a crossover, or perhaps, better, unites – and we must not be afraid of the words – Modernism and Feminism. And this is in itself another redemptive force, given that the main thrust of the modernist movement was almost always through great masculine gestures. Collection by collection, thread by thread, another history is created here, one that is made up of gestures that are invisible and yet which are those that give the structure.

500 € net

Fiene Scharp [*1984 · DE]. untitled, 2018.

Cyanotype on paper. 3 unique works

Wiederholungen, serielle Strukturen und Raster sind Grundelemente von Fiene Scharps Papierschnittzeichnungen. Mit Skalpell trennt sie die Zwischenräume gerasterter Lineaturen aus dem Papierträger heraus, so dass lediglich filigrane Gitter bestehen bleiben. Zwei solcher ineinander verschobenen Papercuts bilden die Grundlage für die vorliegenden Fotogramme. Der manuelle Prozess des Schneidens und des fotografischen Entwicklungsverfahrens der Cyanotypie führen zu minimalen Ungleichmäßigkeiten der ansonsten strengen Gitternetze.

319 € net

One available

Fritz Horstman [*1978 · US]. Folded Cyanotype, 2018.

Cyanotype print on paper. 21 + 3 E.A.

I have applied a folding pattern to cyanotype–treated paper and then set it in the sun at such an angle that the folds create shadows. When developed, the areas that were shadows become white, while the areas that were struck by direct sun become blue. Paper folding was important facet of the Bauhaus Preliminary Course, teaching students a sensitivity to the potentials and limitations of a material. Photography was never formally taught at the Bauhaus, but was present in the work of instructors like Josef Albers and László Moholy-Nagy. I have brought paper folding and photography together in such a way that each informs the potential of the other.

800 € net

Gerhard Frömel [*1941 · AT]. “aus dem rahmen”, 2019.

aus dem rahmen

Papier-Skulptur, Karton verleimt. 9 + 3 E.A.

“aus dem rahmen” — Mit diesem Titel assoziiere ich den Aufbruch in eine neue gestalterische Demension – eine Veränderung des Gewöhnten. Ein Beispiel dafür ist der BAUHAUS-GEDANKE, der durch ein Lehrinstitut im 20. Jahrhundert wirksam wurde und noch heute eine grosse Bedeutung hat.



Available on demand.
420 € net

Gilbert Hsiao [*1956 · US]. Porthole/Portal, 2018.

Digital Print on Cotton Paper. Edition 3

I’m working with the perception of space and motion, with the goal of capturing time, as music captures time. This piece is unusual for me in it’s reliance of tonality, creating an effect of polished metal.

200 € net

Unavailable.

H. Frank Taffelt [*1955 · DE]. I. B. Nr. 01–03, 2018.

Kugelschreiber auf Papier. 3 Unikate

Die Herausforderung [Projekt CENTURY], das Narrativ Bauhaus [DER NEUE MENSCH, DAS NEUE SEHEN].mit zeichnerischen Projektionen auf kleiner Fläche zu fassen, scheint eine Zumutung. Als minimalistisch komplementäre Entsprechung der Diversität des Bauhauses aber konsequent. Eine auf das Äußerste reduzierte Anmutung, die zu exemplarischen, geometrisch konkreten Interventionen einlädt. Zu sublimen Aneignungen, Fragmentierungen, Eingriffen. Annäherungen an eine Idee. Der bauhausgeschulten Wahrnehmung werden Irritationen zugemutet. Die erwartete Gesetztheit wird minimal dekonstruiert. Das vordergründig Stabile, Gefügte gerät in unscharfe Bewegungen. Die geometrische Ordnung wird subtil verlassen. Unrechte Winkel. Sacht fallende, aufsteigende Linien konterkarieren die Waagerechte. Sich neigende, kippende Ränder bewirken eine Atmosphäre vertikaler Verklärung. Die Parallelität ist außer Kraft. Erwartete Kontexte sind unterlaufen. Dezente Eingriffe irritieren. Eine diskrete Störung der Sehordnung [Marcel Broodthaers: Poesie als Störung von Weltordnung]. Ein konzeptionelles Unbehagen zwischen nüchterner Konstruktion und poetischer Ernüchterung. Der Bezug in der Haltung, dem abgestimmten Maß, bleibt als Anordnungsnotwendigkeit evident. Keine falschen Versprechungen. Keine gefällige Verklärung. Ein abgesetzter Horizont von Einfachheit, Strenge und Harmonie. Und ein Moment der Melancholie. Ein Moment der Flüchtigkeit, des Abschieds. Das gehört auch zu dieser Idee Bauhaus. Aber die Gegenwart braucht das statuierte Exempel Bauhaus. Denn die Dimension der Zumutung darf nicht abhandenkommen. Unter globalen Vorzeichen drohen maßlose Konformität, Terror des Gleichen und Austreibung des Anderen [Byung-Chul Han, 2016]. Mit elementaren Mitteln das Singuläre stärken, vitalistische Projektionen anstoßen, generieren. Jenseits vertrauter Codes. Jenseits der Fülle. Überschreitungen ins Fremde, Untiefe denken, wagen. Einen Raum der Nicht-Gewissheit betretend. Das SEHEN DES ANDEREN im Sinn. Gegen den Zeitgeist das Schöne verteidigen!


950 € net

Only one monochrome work available

Haleh Redjaian [*1971 · DE/IR]. When lines, squares and triangles meet, 2018.

Etching on Cotton Paper. 4 + 2 E.A.

I am very much inspired by the Bauhaus passion for simple geometry. “When lines, squares and triangles meet” is a cold needle etching, starting with a red square which refers to the idea of Johannes Itten and Wassily Kandinsky to assign colors to a geometric shape. The image is based on the one color, which changes with the presence, effect and intensity of the line..

180 € net

Unavailable

Hansjörg Schneider [*1960 · DE]. Meisterhaus Kandinsky/Klee, 2019.

Handmade paper with watermark. 40 + 3 E.A.

This is a line drawing showing significant windows of the Meisterhaus Kandinsky / Klee seen from a Northern position. The drawing, however, is “hidden” in the structure of the paper as a watermark. Hold the sheet against the light and you will see it most clearly. Without additional light or a darker background the sight vanishes to a degree of little visibility. Have the ideas of the Bauhaus become so omnipresent that we do not recognize them anymore?

300 € net

Hartmut Böhm [*1938 †2021 · DE]. Untitled, 2019.

Collage aus Foto-Negativaufbewahrungskarton und Pergamintasche auf Finnpappe. 3 Unikate + 1 E.A.

Vorfabrizierte, zeitgebundene Gebrauchsmaterialien der Kunst werden in einen anderen Kontext gesetzt. Eigentlich zur Archivierung künstlerische Arbeiten auf Dia- oder Negativfilm genutzt, sind sie heute in einem neuen Zusammenhang Utensilien der Kunst an sich geworden.


Unavailable

Heather Jones [*1976 · US]. Field Note 16, 2018.

Cotton fabric and thread stitched on cotton paper. 3 unique works

I work with textiles and enjoy using materials and techniques that are associated with crafts to push the boundaries of fine art. My Field Notes series came from a desire to create a body of works on paper. Each one is made out of small pieces of commercially sourced woven cotton fabrics that I stitch together with a sewing machine and then press with an iron, using the same techniques that are used in industrial and home sewing. The compositions of simplified forms in this series are created improvisationally and design decisions are often made in the moment as I am working on each piece. Once the composition is finished, I stitch it to paper with the sewing machine, and the edges of the fabric are left raw and untouched. These pieces serve as studies, although they are finished works in and of themselves, and each one is unique. The loose thread and frayed edge of the fabrics are intentionally left as such, as they reference and honor the beauty found in everyday items used in domestic settings. My work is influenced by many of the artists and teachers of the Bauhaus, but most notably by Josef and Anni Albers. I am forever indebted to Josef’s exploration of color and his studies on their interaction, and I reference that in all of the work that I produce. Anni’s textile work is most special to me, as I revere her as a pioneer in the world of textiles and particularly in pushing the boundaries between art and craft with her designs.

400 €

Horst Bartnig [*1936 · DE]. 50 Unterbrechungen in hellgrau, 50 Striche in schwarz, 50 Unterbrechungen in schwarz, 50 Striche in hellgrau, 2013/2018.

Künstler-PC-Print auf Bütten. Je 2 Exemplare

Blatt 1 + Blatt 3 ergeben Blatt 2


1.000 € net for all 3 sheets

Unavailable

Ioannis Lassithiotakis [*1956 · GR]. The black line, 2017.

Tempera on paper. 3 unique works

The new abstract works of painter Ioannis Lassithiotakis follow up from his previous work, which was titled ‘The Black Line’. The black line, a symbol of immobility, limits and authoritarianism, in these new works meets the top of the tower of life and death, touches the vertices of the triangles of vanity and ascension, is immersed in the yellow of memory and time, it becomes God’s point of view. The constructions of stable or sometimes unstable equilibrium it sets up in combination with standard geometrical shapes, undercut the stillness of the black, yellow and white limits, inducing us into a deeply political, existential and ultimately philosophical dialogue with the abstract works of art. The paintings, which can be placed within the traditions of Suprematism and Minimalism, are very simple in their expressive elements but at the same time very dense and enigmatic in their content. The monochromatic blocs that dominate the two–dimensional compositions initially appear to allude to familiar symbols, but, on a second reading, they seem to pose questions rather than provide answers, through a process of enquiry, juxtaposition and emotional and conceptual stimulation. Some of the larger paintings depict colored box–like figures. These seem to be carriers of messages, symbols of ethnicity, of displacement, but also of establishment, dominance and repression. The boxes are positioned in a way that creates multicolored columns, in stable or unstable equilibria, rendering the frame a space where the established ideologies and their antagonists continuously play out. In some of the works the parallelograms, apparently carrying symbolisms of color, look like ballot boxes – immobile, pregnant, but traumatized by a straight slit on their bodies. Elsewhere triangles, yellow, red or black, terminating at the final black line, can be taken as symbols of the human life–voyage, forward to the future, but still full of incertitude, vanity, and always tragically terminal. However, the black line is often crowned by a white or yellow horizon, giving the works an existential optimism and inviting us to meditate on what lies beyond the limits. But in his enigmatic work “God’s Eye”, the artist places God’s point of view decidedly within the limits (of life itself? of society? of the world?), disturbing the geometric balance of the composition and the chromatic harmony between white and yellow. The new work by Ioannis Lassithiotakis brings back to the forefront the metaphysical as well as sociopolitical dimensions of abstraction in a resourceful and modern way that builds in a creative way on the vision of the great avant–garde artists of the 20th century.
Harris Hatziioannou, PhD, Philosophy

Two still available.
1.200 € net

Irina Ojovan [*1988 · MD]. _M.B._M.B. N1_ 2018.

Watercolours on Arches paper. Series of 5 works

Pirelli Tire Building by Marcel Breuer, the Marianne Brandt ashtrays and Farbkreis / Farbkugel by Johannes Itten were my reference points for this
series. I was interested in the juxtaposition of information and non-information.


Red and Yellow works available.
600 € net

Jan Klopfleisch [*1972 · DE]. o.T., 2018.

Gouache on Cotton Paper. 3 + 1 E.A

Die Serie von Gouachen habe ich mit einer japanischen Ise–Katagami (Papierschablone zum Färben von Stoffen) schabloniert. Die Ise–Katagami hatten ihre Blüte in der Edo–Zeit (17. – 19. Jhd.). Bei den Samurai waren besonders aufwändige kleinteilige geometrische Muster beliebt. Mich haben diese abstrakten Muster, die lange vor der westlichen Moderne entstanden, sehr fasziniert und ich habe ein paar Katagami auf dem Flohmarkt in Kyoto gefunden. Durch Überlagerung der Schablone entsteht aus einem Raster eine komplexe dynamische Zeichenfolge. Wichtig dabei ist die handwerkliche Machart, die Schablone ist handgeschnitten und mit dem Pinsel schabloniert, dies bedingt Fehler und Abweichungen. Die Gouachen erinnern an gewebte Textilien. Weberei und Flechtmuster sind uralte Handwerkstechniken, die aufgrund ihrer Herstellung in einem rechtwinkligen Raster seit Jahrhunderten mit geometrischen Mustern arbeiten in den verschiedensten Kulturen. Ich denke, die Moderne in Europa und die abstrakte Kunst haben zahlreiche Inspirationsquellen in außereuropäischen Kulturen. Mit der Entstehung der ethnologischen Sammlungen und Museen, den Weltausstellungen und Publikationen am Anfang des 20. Jhd. wurden Arbeiten anderer Kulturen sichtbar. Die Offenheit des Bauhauses und die Rückbesinnung auf das Handwerk als Quelle der Gestaltung schafften den Boden für diese Einflüsse. Dabei dürften einige Bereiche der hochentwickelten Handwerkskunst Japans für das Bauhaus interessant gewesen sein, da sie ästhetische Ideale des Bauhauses, wie Einfachheit und Funktionalität, den bewussten Einsatz von Material – diese Art von Schönheit, paradigmatisch umgesetzt hatten.

One work available.

600 € net

Jan van Munster [*1939 · NL]. BROKEN SQUARE, 2018.

Handmade paper, pencil, metal. Series of 4 unique works especially for CENTURY. idee bauhaus

BAUHAUS evoziert verschiedene Assoziationen. Sie bilden den Ausgangspunkt für meine Arbeit BROKEN SQUARE für dieses Projekt. BROKEN SQUARE ist für mich ein Symbol für Alterung und Verfall. Ein Status, dem ein Umbruch folgt zu neuen Formen der Kreativität und Synergie.

BAUHAUS evokes various associations. They form the starting point for my work BROKEN SQUARE for this project. To me BROKEN SQUARE is a symbol of aging and decay. A status followed by a change to new forms of creativity and synergy.


Black example still available
600 € net

Jan Maarten Voskuil [*1964 · NL]. Bauhaus MEU VII (Non-fit triangles), 2018.